9 北师 周依秋
9 北师 周依秋
将写题全面贯彻落实

注册于 8月前

回答
51
文章
0
关注者
0

题目:简述设计如何帮助企业提升商品附加值

框架

总论点——商品附加值的定义、设计是创造高附加价值的方法、设计在企业中的作用

分论点1——结合消费心理,提升信息价值(信息交换、消费心理)(功能层)

分论点2——管理组织运作,共赢整体价值(利益分配、设计管理)(系统层)

分论点3——孕育品牌资产,强化核心价值(品牌个性、社会责任感)(资产层)

结语——总结

正文

商品附加值是指企业得到劳动者协作创造出来的新价值,它由销售金额中扣除了原料费、劳动力费、设备折旧费等后剩余费用及工人费、利息、税金和利润等组成。设计是创造高附加值的方法,它具有解决问题、创造美、文化贡献等特点,能以系统化的协调方式转化消费者的需求,注重消费者的体验过程,强化人们对社会责任的感知以产生正面的社会效应。以下将从结合人们消费心理的功能层、设计与管理运作的系统层、建立品牌发展的资产层等三个层面对设计如何帮助企业提升商品附加值进行分析阐述。

一、结合消费心理,提升信息价值

当今高度发达的信息交换使得许多科技成果迅速受全人类共有,设计本身除了作为信息传播的符号化工具为消费者提供视觉性上的美感之外,还作为信息传播的功能性工具,在附加价值问题上突出表现出其价值手段的功能。设计结合世界上最新的科技成果或是潮流走向,运用新材料、新技术、新工艺进行新产品开发,为消费者创造持续性价值。这一点苹果公司就做得很好,尤其是2025年苹果发布会上推出的iPhone17,在其简洁高级的界面设计的基础上,精准把握消费者心理,将散热、续航、摄像性能等体验持续升级,形成从硬件到工具、从工具到内容的连带消费。设计精妙地把“好功能”转化为人们微小而高频的动作,把一次性购买转化为持续性支出。与此同时,设计还可以结合传统文化与现代思想,把握市场的文化脉搏与经济信息,针对不同消费层的消费心理和经济状况,开发出适应不同消费者的商品。好比日本的蔦屋书店,以原研哉为主要设计师为书店设计古典字形和黑白配色,传递传统文化深度与现代感,同时以客群细分同时设立多个分区,包括以“育儿”为中心的亲子空间、以“品质生活”为理念的精选商店、能购买“生活方式”的家电销售店等。由此可以看出蔦屋书店着眼于“人”,察知读者内心的潜在需求,其本质是一家数据驱动的公司,通过会员卡的方式聚焦且积累数据来了解用户习惯,充分利用好信息数据把握用户消费心理并提升商品的附加价值。

二、管理组织运作,共赢整体价值

在21世纪的当下,设计已经从以单一元素解决问题的方式转化为以人、技术、商业三种因素叠加的整合解决方案。设计虽然只是在某个象限上进行实施,但却需要在整个大商业背景下协调利益的分配和各利益对产品的驱动能力,并确保这样的循环持续地产生增值。因此设计管理应运而生。

设计管理的功能是界定设计问题,寻找最合适的设计师、创造一种环境并使他们在既定的时间和预算内解决问题,建立良好的沟通网络与设计工作直至产品上线,并通过设计协调处理市场竞争与企业经营。

在设计管理中,设计起到优化企业的产品与企业在市场上的战略作用两大重要功能,即通过设计,使企业的产品与战略更好地、更综合性地适合市场消费者的需求。值得注意的是,好多企业在利用设计时,往往只看到设计对增强某个产品市场竞争力、提升该产品的市场经营效益等方面的作用,忽视了设计对整个企业在市场上的战略作用。现如今,人们在挑选商品时越来越注重产品给人们所带来的整体价值因素,即除了产品的功能、价格外,还包括产品的外观品质、产品品牌、企业形象、售后服务等要素,这背后往往离不开优秀的设计管理。举个简单的例子,全球化零售巨头沃尔玛品牌的成功之处不仅是以“低价优质”的认知激发消费者的购物欲望,更重要的是它背后出众的设计管理方式。沃尔玛通过对商品组合销售、账期理财、地皮购买、商业数据分析以及买断产品独家代理等方式独占鳌头,抢占市场先机,让众多同类型企业纷纷屈尊前来请教。

由此可见,设计管理综合了商业盈利与设计共赢两大最终目的,适应以“企业—产品—消费者—利润”为主循环的商业社会圈,通过建立“人—物—系统”管理网络将市场需求概念化并转变为满足这些需要的手段,全面提升商品的整体价值。

三、孕育品牌资产,强化核心价值

从商业的角度来说,品牌Branding指的是消费者对产品及产品系列的认知程度,是消费者大脑理解与感知的集合,抽象而动态地存在于其中。一个好的品牌设计可以将无形资产量化,通过功能与情感的结合,指导设计团队把“功能差异”逐步转变为“品牌差异”,持续为商品增值并最终稳固存在于用户记忆之中,强化自身的核心价值。

随着时代的发展和消费者社会价值观的改变,品牌进入3.0体验经济时代。消费者开始关注企业的理念和形象,于是企业的目标群体从顾客转变为企业本身,向消费者提供社交属性与人文价值的功能,与社区和全社会共享品牌价值观。在此背景之下,一个品牌的调性已不再是简单地满足用户的体验感,它转变为一种社会责任感,需要企业通过“社交公益”和“社交媒体”来提升自身独有的品牌资产,比如说阿里巴巴集团推出的阿里公益与蚂蚁森林,让消费者以绿色可持续的身份认同来强化品牌的吸引力。在此基础之上,提升品牌资产还需增强其战略性,明晰品牌资产的利益点,即重视产品对于消费者的功能、情感、体验与关系,举个简单的例子就是唯品会向消费者提供的运费险服务,它以一种减少物流成本的方式,实现了传统零售方式向新零售的转变,极大提升了消费者的购物体验;同时拓展品牌资产的支持点,即通过创新技术、官方权威、有影响力的红人与对品牌的第三方认证等增强消费者黏性,进而影响消费者直接购买产品的愿求。而品牌资产积累到一定程度,企业还可以运用设计管理战略上的转变,从而打开更大的消费市场,苹果公司LOGO设计金属化趋向硬件、苹果从“苹果电脑公司”改名为“苹果公司”、华为LOGO设计趋向国际化等,都是品牌价值不断提升的典范。

综上,设计的本质是构建人与物之间、人与人之间、人与社会之间的和谐关系,因此设计在整个大商业背景下,无论是从外观上、功能上、心理上、管理上还是从品牌符号上,对于提升商品的附加值来说都有无限的潜力。充分了解并把握好设计在商业中的各种作用,是提升商品附加值的关键所在。
(总计2323字,后续将进行删减)

框架

总论点——设计伦理是推动设计范式革新的重要动力,引导反思。

分论点1——设计发展演进中的伦理变化

分论点2——设计伦理引起反思与批判

分论点3——当代设计师的伦理责任

结语——设计伦理对设计的意义不仅是,更是。

正文

设计伦理是伦理学领域的重要分支,涵盖社会责任、可持续发展、公平性等维度,强调设计者应在设计过程中遵循道德准则进行社会伦理反思与社会责任重构,核心是为人服务。在漫长的设计史中,“人”作为设计的主体,贯穿人类道德准则的设计伦理始终是推动设计范式革新的重要动力。从手工艺到现代主义再到后现代主义直至当代,设计伦理引导设计走向否定之否定的螺旋上升式循环,设计中“人”与“物”的伦理边界在现代设计设想中逐渐模糊。

一、设计发展演进中的伦理变化

纵览设计史,设计的客体从“物”转向“人”经历了漫长而复杂的演变。在手工艺时代中,设计伦理以工艺美术运动为起点,设计师面对对设计艺术敷衍的工业化进程,提倡手工艺与工业结合,设计范式普遍从自然形态中吸取借鉴,如莫里斯设计的红屋、吉马德的巴黎地铁入口设计等。而到了包豪斯时代,其主张形式追随功能,设计范式开始流行工业产品的理性美学,如彼得贝伦斯设计的AEG电水壶,将标准化部件和几何化造型结合打破了传统装饰设计的窠臼。在工业时代的道德之下,一种动力将功能理性的设计理念运用到“大众”的道德标准上,因此,“以人为本”慢慢成为设计伦理的核心。到了战后与当代,设计伦理核心慢慢从以“标准人”转向“人的主体性建构”,出现了“以用户为中心”的设计伦理,设计范式逐渐多元、大胆、充满人文温度,如深泽直人的“无意识设计”、IDEO企业用设计思维解决问题等。这个转向意味着人们对现代性的进一步批判,人们逐渐开始关心社会议题,并尝试提出解决方案。纵观设计伦理的历程不难发现,设计所关注的中心逐渐从物质转向关系,从功能转向人性,即设计不只是“解决问题”,而是“挖掘需求”与“统一价值”。

二、设计伦理引起反思与批判

在后现代语境中,人们对物质的需求日渐转变为对美好生活的精神追求。值得反思的是,当代设计环境面临高度数字化与数据化,以人为本是否退化为对数据的迎合?是否失去人与物之间的情感黏性?设计是否也正在失去其人文温度?巴巴纳克在20世纪末所著的《为真实的世界设计》提出了三个原则——真实的设计是为大多数人服务的、真实的设计是功能性的设计、真实的设计是可持续的设计。在那个消费主义与商业设计盛行的时代,巴巴纳克的思想是超前的,站在21世纪的现代,他的设计伦理同样适用——当代设计需要不断通过个性化、可持续性和情感连接保持设计的人文价值,从而更好地满足人的需求和情感体验。因此,这需要当代的设计师基于设计伦理作出反思并共同做出努力。

三、当代设计师的伦理责任

基于以上分析,当代设计师需要具备以下三种能力素质——文化敏感性、环保与可持续性、社会公平与人文关怀。以人为本甚至是以用户为中心的设计伦理观强调设计过程中的人类体验和需求:设计师需要尊重并利用智能技术协作融入本土民族的文化表达,例如三星堆博物馆小程序通过现代交互设计让年轻用户轻松获取文物信息,实现了古老文明与年轻群体的有效连接;优先考虑资源的节约与再利用,将环境保护与健康低碳生活相结合,更好地做到解决成本和功耗问题,例如Steelcase在产品设计与运输全程大力推行再利用、再循环、再制造战略,促进经济发展与环境保护的和谐共生;同时也要关注社会弱势群体的需求,解决边缘人群的不平等问题,如提供障碍者与社区与人交流的日本残障人士福利院,使人与人之间的相互理解得以加深,增强社会人文关怀。

综上所述,设计伦理对设计的意义不仅在于推动着设计范式在设计时代中迭代更新,更在于其充分引起当代人们的反思——无论技术和数据如何发展与主导,设计最终服务的主体仍然是人。因此,只有在理解社会、文化与人的复杂性的基础上,设计才能构建人与人、人与物、人与自然之间的和谐关系。

名词解释

克丝

宋代克丝又名“缂丝”,是一种宋代织物。其组织结构是以本色经线,彩色纬线,显露彩色纬线而隐藏经线,以纬线缂经线,彩色纬线充分覆盖织物表面。织物完成后的花纹与素底,色与色之间有一些细密的小孔,成空观之雕镂之像。缂丝制作大多为纵向经线穿通织物整个织面,横向纬线则根据图案花纹与经线交织,纬线不贯穿全幅。在织物过程中,经线不会被截断而纬线会被截断,所以称这种手法为“通经断纬”法。运用缂丝的代表人物及作品有朱克柔与其《莲塘乳鸭图》、沈子藩与其《梅鹤图》。经缂丝原为室内或佛殿的装饰或作为书画的装裱,后向装饰方面发展,成为独立欣赏品,多织造绘画或书法,使织物书画化或书画织物化。

五代陶瓷

五代虽然历时短暂,但是陶瓷工艺人取得了一定的成就,其中最为特色的就是钱越的越窑。这种精美的越器禁止民间使用,因而又被称为“秘色窑”。秘色器以青瓷为主,它的烧制地点在浙江余姚上林湖一带,因为是贡物瓷器,制作装饰丰富多样,有刻花、划花、印花的方法。装饰题材十分广泛,花卉有荷花、牡丹、秋葵、海棠。动物有鹦鹉、凤凰、蝴蝶、游鱼、泥鳅,还有神仙人物等。线条洗练,图案活泼,反映出五代陶瓷装饰艺术的较高水平。

纳石失

纳石失又称“织金锦”,它是以金线为纬线织成的金锦。这种织物战国时期已经出现,在元代空前发展。元代织锦分为金线织出和织后加金两种制作方法,十分精巧华贵。所采用的金线有片金和圆金两种,具体制作方法为:先将黄金打成金箔,用纸或动物表皮作背衬,再切割成强丝线的片金;也可将片金缠绕在一根芯线之外,即成圆金。织金锦 的用途大体等同于一般丝绸,但也较多地被用于制作皇后的领袖装饰。因织工的主体是来自于西域的穆斯林及其后裔,故制作工艺、装饰特点常常带有浓郁的伊斯兰情调,甚至出现狮身人面等纹样,有的还织出波斯文的西方工匠姓名。织金锦的织造技术对后世的影响极大,尤其是对明清流行的缎织物的产生具有重要的意义。

简述哥窑工艺美术特点

提纲

总论点——哥窑工艺美术特点

论点1:金丝铁线

(与生俱来的缺陷美,推至极限)

论点2:紫口铁足

明代曹昭在《格古要论》中说,旧哥窑色青,浓淡不一,亦有紫口铁足

论点3:聚沫攒珠

辨别真假哥窑

结语——

正文

哥窑,宋代五大名窑之一,但难寻其踪,其窑址至今未有下落。最早见于明初宣德年间《宣德鼎彝谱》,但哥窑在宋代并无记载,明代《格古要论》沿袭其说,称其哥哥窑,后逐渐统一为哥窑。其代表作如宋代哥窑青釉贯耳瓶,简洁大方,温润如玉。基于此,哥窑之工艺美术特点,大可概括为金丝铁线、紫口铁足及聚沫攒珠三大特点。

一、金丝铁线,缺陷之美

由于瓷胚和釉膨胀系数不同,焙烧后冷却时釉层收缩率大,哥窑瓷器釉面上便会出现一种自然开裂的现象。其釉面大开片纹路呈铁黑色,黑色裂纹交织着细密的红、黄色裂纹。细碎的开片造成不规则的形态,因此也被人们赋予“金丝铁线”的特点。最先原是烧制上的一种缺陷,然而这样一种缺陷美也使它形成了自然、极限、鬼斧神工的秀丽装饰。

二、紫口铁足,稳重朴雅

明代曹昭在《格古要论》中说,“旧哥窑色青,浓淡不一,亦有紫口铁足。”由于施有乳浊形厚釉,口沿处釉层较薄,泛出比黑胎稍浅的紫色;底足无釉处则呈现胎的颜色。瓷器上口沿薄釉处露出灰黑泛紫,足部无釉处呈现铁褐色的现象,因此称为“紫口铁足”。“紫口铁足”给人以稳重朴雅之感,它同青釉配合,能衬托青釉之美,亦能使厚釉产品具有挺拔秀丽的质感,增添古朴美无数。

三、聚沫攒珠,如珠隐现

聚沫攒珠,顾名思义,是釉水的均匀气泡簇拥聚集在一起,这是哥窑特有的一种现象。哥窑通常釉层很厚,最厚处甚至与胎的厚度相等,釉内含有气泡,如珠隐现,犹如“聚沫攒珠”般的美韵。此特征并不易于模仿,于是也成了辨别哥窑瓷器真伪的一种传统方法。宋人崇尚道教,对美似顺其自然般出现有一种独有的偏爱。而釉面在烧制氛围里的最大极限张力,也成为了哥窑的“极端之美”。

综上,哥窑之工艺美术特点,有如乾隆此诗所言,“哥窑百圾破,铁足独称珍。”金丝铁线如天工妙笔,黑褐与深灰为骨,米黄、灰青之釉色为裳,相互映衬,古朴而典雅。哥窑瓷器以其独特的开片纹饰和精湛的制作技巧,成为了宋代瓷器中的佼佼者,具有极高的艺术价值和收藏价值。

简述新现代主义

提纲

开篇——新现代主义的产生

一、总体风格特征

二、代表人物及团体

三、影响与评价

总结——

正文

新现代主义是现代主义盛极而衰后,对现代主义的继承和发展,亦是对现代主义的纯粹和净化处理。虽然有不少设计家在70年代认为现代主义已经穷途末路,同时国际主义风格充满了与时代不适应的成分,因此必须利用各种历史的、装饰的风格进行修正,从而引发了后现代主义运动。然而,有些设计家却依然坚持现代主义的传统,完全按照现代主义的基本语汇进行设计。他们根据新的需要给现代主义加入了新的简单形式的象征意义,但是从总体来说,他们可以说是现代主义继续发展的后代。

一、总体风格特征

1.继承现代主义——形式上强调机械化与几何化

这种依然以理性主义、功能主义、减少主义方式进行设计的风格人数不多,但影响巨大。其设计风格具有冷漠、正规、中统的外观特征,恰如家居设计中,设计师喜欢使用镀铬钢管,形式上强调机械化与几何化,如丹麦设计师克雅霍尔姆设计的钢片椅、意大利设计师阿基佐姆设计的“米斯”椅。

2.发扬现代主义——突出设计与人和自然的关系、加入有机和象征主义、极端化

新现代主义在坚持传统主义的同时,还根据新的需要为现代主义加入简单形式的有机主义与象征主义,设计师们开始注重建筑的个性发展,开始将抽象美学和技术美学融入其中。比较典型的设计师如被称为“白色派教父”的理查德迈耶,他的建筑通常为白色,经过阳光的照射后会出现不同的变化,色彩随环境颜色的变化而变化,形成丰富的视觉效果。

二、代表人物及作品

新现代主义的重要代表设计师,这里以贝聿铭为典型代表。被誉为“现代建筑的最后大师”的贝聿铭,他的设计没有繁复的装饰,造型语言简洁明快,遵循了功能主义和理性主义的基本原则。在满足功能需要的同时,又赋予造型以象征主义的内容。设计中主义建筑与周围环境的协调统一,具有历史性、文明象征性的含义,如采用三角形切割元素的华盛顿国家艺术博物馆东厅、融合周围山水与景观园林、实现现代建筑和古典园林完美结合的苏州博物馆。

三、影响与评价

新现代主义是一个回归过程,在混乱的后现代主义风格之后重新恢复现代设计理性、功能的特征。相比起现代主义的极简主张,新现代主义更强调装饰性。这种装饰性并非繁复的设计语言,而是在现代主义构架的基础上加入符号性元素,以此表达象征含义。值得一提的是,新现代主义是现代主义之后的设计探索中最具实际意义的一种风格,代表了现代主义设计的一个未来发展方向。

综上所述,新现代主义坚持现代主义的传统原则,依照现代主义的基本语汇进行探索,同时根据所需加入了新的形式和象征意义。这一修正恰好给现代设计的启示在于,现代性并非形式或技术的推砌,而是要尊重地域性,创造有灵魂的作品,回归以人为本与道法自然的本质。

简述斯堪的纳维亚的设计特征,为什么被称为“人情味设计”?

提纲

总论点——功能与形式高度统一

分论点1:人性考量,注重理性主义与人情味巧妙结合——丹麦ph灯具、丹麦雅各布森热压胶合板“蚁椅”“天鹅椅”“蛋椅”、芬兰阿尔瓦阿尔托帕米欧疗养院

分论点2:心理斟酌,注入丰富的人文内涵和设计情调——丹麦B&O公司、宜家企业、图根哈特住宅空间流动的情感需求

分论点3:设计温度,主张利用自然材料突出自身特点——瑞典弯木家具、丹麦潘顿压模成型潘顿椅、芬兰阿尔瓦阿尔托花瓶有机造型

结语——

正文

斯堪的纳维亚指的是北欧以斯堪的纳维亚为中心的地区,即挪威、瑞典、芬兰、丹麦、冰岛,又称“北欧五国”。战后国际主义占据上风,而斯堪的纳维亚的设计师反对冷冰冰的机械风格。出于强烈的国家共性,他们的设计自成一格,整体呈现简约优雅的特点,尤其以功能与形式的高度统一为核心特征,主要体现于其对人性的考量、心理的斟酌以及设计的温度,也因此被称“人情味设计”。

一、人性考量——注重理性主义与人情味巧妙结合

斯堪的纳维亚是一种现代风格,它将现代主义设计思想与传统的设计文化相结合,既注重产品的实用功能,又强调设计中的人文因素,避免过于刻板和严酷的几何设计,从而产生一种富于“人情味”的现代美学,受到人们的普遍欢迎。恰如丹麦设计师保罗汉宁森所设计的PH灯具,整体由重叠的灯罩组成,以最大程度的舒适保护使用者的眼睛;丹麦设计师雅各布森运用热压胶合板整体成型,金属支架配以用皮革包裹的大曲面,具有典型“功能主义”和“现代美学”巧妙结合的特征;又如芬兰著名设计师阿尔瓦阿尔托所设计的帕米欧疗养院,在光照、室内装饰与家居细节等方面均考虑病患的使用便利,高度体现了人性化的关怀。

二、心理斟酌——注入丰富的人文内涵和设计情调

斯堪的纳维亚的一大设计特征正如阿尔瓦阿尔托的设计理念——“表现理论”中的设计表达一般,侧重情感化与个性化的形式创新,而非抽象理论。如丹麦B&O公司强调逻辑操作与人机之间的双向交流,在形式与功能统一的同时,建立人机之间的情感链接,降低操作、时间与学习成本。 宜家企业兼具美与实用的平民风格,将顾客变成合作伙伴的经营理念与考虑环境的可持续发展设计理念,正是在设计上对人类心理有足够的考量与斟酌,拉近企业与人之间的距离,极具人文内涵。再者,阿尔瓦阿尔托所参与设计的图根哈特住宅,显现细腻的设计情调与设计语言对空间的心理影响,其开放的空间布局可以使人感到空间流动与自由,强调人在居住空间中的情感需求。

三、设计温度——主张利用自然材料突出自身特点

斯堪的纳维亚的风格特征之一为有机形态与自然融合,其主张利用自然材料以突出材料自身特点,恰恰是其设计注入了人本温度温度的体现。比如说瑞典设计师卡尔马姆斯登最早发明的“弯木技术”,在此基础上生产的弯木家具;或者是丹麦家居设计所大量采用的榉木、柚木等天然材料,同时具备机械化大批量生产的特点,表现出电压、轻巧,自然而现代的特点。具有典型代表的还有阿尔托阿尔姆所设计的有机造型花瓶,其设计灵感源于阿尔托阿尔姆对于自然景观的观察,它的设计是对自然形态的直接回应,更是设计师通过大自然的温度减少设计的冷漠与刻板的希冀

综上所述,斯堪的纳维亚的设计风格特征可以用形式与功能的高度统一来概括,其所蕴含的人性考量、心理斟酌、设计温度打破国际主义冰冷的刻板性,从本土材料、传统建筑中汲取灵感,使设计承载本土人文记忆,因此逐渐形成形成斯堪的纳维亚独特的人文风格——“人情味设计”。

以人为本的设计理念,源于对人类需求和舒适性的关注,是对工业化和机械化生产方式的一种回应。这在中国古代的造物思想中早已有所体现,“人为物本,物因人用”的理念强调设计应服务于人的需求和习惯。在全球科技和消费需求不断演化的今天,“以人为本”作为一种前沿设计理念,正日益成为现代设计发展的核心和主流方向。当代设计师应把握好“以人为本”的设计理念,不仅要关注设计产品的外观与功能性,而是更深层次地从个体、社会、乃至整个人类未来入手。

一、重视人文关怀

作为当代设计创造的主体,设计师的设计不再停留于满足人类基本的功能需求,而是要深入洞察人的情感、心理、审美乃至精神层面的需求。在设计理论界中,已经有人提出了“无障碍设计”“关怀设计”“通用设计”等概念,其本质揭示了设计伦理和公平性,意在规避区别对待与隐性歧视。有如香港艺术馆为举办健障共融的艺术项目所设计的小册子,其结合册子中的色彩触感图,让人们闭上眼睛去感受不同文物凸起的轮廓,靠指尖的触感感知物品的色彩。又如设计师Dorian Famin设计的Ugo电磁炉,通过人体工程学设计和易于抓握的把手,让视障人士能更容易操作炉灶,提升自主性。这种情感共振正是“以人为本”设计理念的本质体现,通过传达人文关怀,不仅增进了产品的吸引力,也在潜移默化中让设计与用户之间建立了深层的链接。

二、承担社会责任

设计师不能只服务于单一的用户,更要将视野扩大到社会、社群乃至整个生态系统,践行“以人为本”意味着要承担起相应的社会责任。在消费主义的文化背景下,设计师要做好商业设计与公益设计的考量。从自身入手,设计师作为产品的主导者,决定了产品的材质、制造工艺以及废弃后如何处理等问题,进而影响产品的使用、消费和回收。基于此,恰如宜家正在持续聚焦“益于人类,益于地球”的可持续发展战略,其韦斯特吕伊系列床垫的床垫外套使用的是100%再生材料打造的,运输过程中采用新式卷式包装,大大降低了床垫运输过程中的碳足迹,同时宜家也跟合作伙伴推进回收服务,使之整个产品周期更为绿色。因此,设计师在设计的时候,应该基于绿色设计与可持续发展设,做好商业性与公益性的平衡。

三、融合前瞻思维

“以人为本”不是被动地响应需求,而是在科技与社会变革的浪潮中,主动地、有预见性地为人类创造更美好的未来生活方式。随着人工智能的持续发展,设计正逐渐进入智能化协同的新阶段。AI工具不仅通过生成式根据成为创意的催化剂,还在实时数据驱动中转化为设计的战略资源。例如,Midjourney的生成式AI工具已经帮助设计师在极短时间内生成不同版本的设计提案,从而解放设计师去进行更具创造力和战略性的思考任务。在智能家具领域,设计师可以设计一套能学习用户习惯、预测用户需求、主动提供服务的“智能生态系统”。例如,小米的智能家居系统通过对用户生活习惯的深度学习,提供了自动调节光纤、温度、湿度等功能,为用户创造了更加舒适和便捷的生活环境。因此,设计师应学会如何利用人工智能工具,将“以人为本”的设计理念从静态转变为动态、发展的视角,使设计更精确、更灵活。

综上所述,“以人为本”的设计思想是设计师看到了盲目设计对环境和生态破坏的反思,是设计师社会责任与社会发展环境结合的产物,蕴含着设计师的责任感与社会伦理性,使大众对设计功能的需求转变为设计心理的需求。同时,设计师必须关注设计的未来性,并兼具前沿性与预测性,随着科技、发展和信息革命的到来,设计师必须认知到未来的设计必然基于人工智能、绿色可持续发展,同时重视人文关怀、注重社会审美以及大众所共同参与的设计。

名词解释

无意识设计

无意识设计是指人对自身或外在环境变化无觉知的现象。它的提出来源于日本著名产品设计师深泽直人,深泽直人相信设计的动力来自于人们的直觉行为,广泛设计出众多由人性潜意识感知的设计作品,并将其命名为无意识设计。其风格特征十分质检与纯粹,强调弱化设计师的介入,加强使用者的感受,减少不必要的装饰。其典型代表作品为深泽直人所设计的CD机。这种无意识的、有规律而且可以预测的行为模式,可以方便人们的生活方式,深刻贯彻了“以人为本”的设计思想,引领世界走向更高级别的设计方向。

双轨制

双轨制起源于日本设计,一方面体现在传统文化与现代化工业生产的双轨,另一方面体现在本土的需求与国际需求的双轨。日本基于本土较为民族化的、温和的设计特征,借鉴吸收现代的、前卫的国际化特征,两者共同发展,形成了双轨制。传统与现代的双轨并行制,一方面在服饰、家具等设计领域系统地研究传统,以求保持东方文化的延续性;另一方面在高技术的设计领域按西方现代经济发展的需求进行设计。其风格特征呈现两种形式,一种色彩丰富华丽,一种风格简洁素雅。如日本蜷川实花电影《狼狈》体现了其华丽,而长古川等伯的《松林图》则体现了其极简。而无印良品的产品既体现了日本传统美学,又运用了现代技术,创造出既符合国际审美又能体现本土特色的商品。双轨制设计使得日本的传统文化得以在现代设计中得到传承和创新。这种设计模式鼓励设计师在尊重传统的基础上,运用现代技术和审美观念进行创作,同时促进本土文化的传播和发展。

简述题

日本双轨制对我国设计的启示

提纲

总论点:日本双轨制的经济发展模式值得中国现代设计学习与借鉴

分论点1:亦古亦今——传统文化与现代风格共存互溶

分论点2:物我合一——外在形式与内在思想融合共生

结尾

正文

现代与传统,是一对相互矛盾的范畴。在设计领域,有一个国家在发展本国现代化的同时保持并发扬了自己的本土民族传统设计——那便是日本。日本的双轨制,一方面在于传统与现代双轨并行,在传承日本传统美学的同时,积极学习西方优秀的设计文化,将二者融合到现代设计当中。对于日本来说,双轨制的确立在战后称得上关键,传统设计与现代设计相互尊重、借鉴、发展,共同促进了日本设计的复兴。日本和中国,作为一衣带水的邻居,在文化上同中国有着千丝万缕的联系。中国设计怎样走向世界,应当可以从日本发展的路程中得到启示。

一、亦古亦今——传统文化与现代风格共存互溶

正如日本老一代设计师说的那样:“设计不仅仅是为了满足现代的需求,也要尊重和继承传统。现代设计必须从过去中汲取智慧,以便更好地适应未来。”在建筑领域,日本设计师丹下健三就很好地做到了这一点。丹下健三设计的代代木国立竞技场将民族本土文化与西方现代主义精神结合,采用悬索结构,内部空间经济适用并富于文化,外部形式采用抽象扭曲贝壳造型。他将日本传统文化那种本土民族的灵动很好地融入了现代主义建筑之中,宣扬了一种新的设计理念,带动了形式上大胆、创新、探索的同时,也将日本文化带到了国际市场。日本在基于本土化传统与现代设计生产的结合下很好地摸索出了适合日本发展的道路,其作为中国文化的分支,对中国设计的发展具有极高的借鉴意义。

二、物我合一——外在形式与内在思想融合共生

日本民族的审美意识尤其由禅宗形成,其对自然的膜拜与敬畏是日本审美意识的基调,佛教的四大皆空观与道家的无为观皆渗透其中。而由禅宗思维主导下所发展出的“极简”,对待事物的态度有如“见器之美是见佛之庄严”。因此,设计出来的产品具有简洁、素雅、简朴的风格,这是一种外在形式与内在哲学思想观结合的产物,是东亚儒学文化圈与西方德式“less is more”影响下的“简”。恰如被称为当代日本设计代表的设计师佐藤化的设计哲学一般,他沿袭了日式的冷淡简约风格,以“退一步”的设计理念进行功能留白,让客户得以使用自己的能力。不难看出,日式的“极简”是一种对多余的俭省。日本很好地从外在形式上将本土传统文化与现代设计产品相结合,同时注重其设计的内在哲学观念,将其贯穿于设计始终,此等出色的设计能力值得中国去学习和借鉴。

三、道法自然——生态自然与科学技术相辅相成

值得注意的是,日本传统设计中对于自然景观的尊敬,在千年以来已经形成了一个稳定、扎实的基础。无印良品的艺术总监原研哉曾提到,“技术是人类的创造,但不是自然的对立面。我们通过技术更深刻地理解自然,并在这个过程中重新发现与自然之间的关系。”在现代科技发展与生态自然保护的矛盾之下,日本并没有将此境视为二元对立,而是重视自然,重视生态,并将环保的理念融入到现代产品设计当中,实现二者相辅相成的状态。正如无印良品设计理念中提倡的低碳生活概念,这也是现代社会所呼吁的绿色设计与可持续设计的具象体现。其所倡导的简约与实用相结合、技术与自然和谐共生,可以缓解我国铺张浪费的窘境,也是当代追求形式主义和结果主义的人们内核所需。

综上所述,日本与中国同属东亚儒学文化圈,在设计上同根同源,其设计发展历程给中国设计带来的启示至关重要。中国想探索新的设计方向,可以借鉴日本双轨制中的传统文化与现代风格共存互溶、外在形式与内在思想融合共生、生态自然与科学技术相辅相成三点。多年前的日本就像一面镜子,倒映出来现阶段的中国,以史为鉴,中国总有一天也会屹立在世界设计大国的行列之中。

名词解释

解构主义

解构主义,由结构主义演化而来,其本质是结构主义的破坏和分解。该词最早由法学哲学家雅克德里达提出,最先在建筑领域得到发展。在20世纪80年代后现代主义浪潮走向式微后,其哲学理念开始被一些理论家和设计师所认识和接受。其理论核心是对结构本身的反感,认为对单独个体的研究比对整体结构的研究更重要。其风格具有很强烈的个人性与随意性,是对正统原则、正统秩序的批判和否定。强调设计的结构要素,把建筑整体进行破碎处理再重组,形成破碎的空间形态。重视个体、部件本身,反对总体统一,创造出支离破碎和不确定感。但实际上,经解构主义处理的局部之间,往往存在本质上的内在联系和严密的整体关系,并不是无序的杂乱拼合。其代表人物及作品包括弗里克盖里,和他所设计的西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆;纳博德屈米和他所设计的解构主义红色构架等。解构主义作为一种重要的现代设计风格,不仅20世纪末的设计界产生了较大影响,还影响了后世如英国等国家的社会文化价值观。

激进设计

激进设计是一场具有强烈反叛味道的青年知识分子的乌托邦运动,源自1905年末期时年轻一代的意大利设计师们已经开始表达对于单调冷峻的“国际主义”风格的不满。当时意大利激进设计的代表人物为孟菲斯设计集团,他们反对现代主义,提倡坏品味与“不完美”,其设计特点是反对一切固有的观念,反对将生活铸成固定的模式,认为功能不是绝对而是有生命力的。其领导者索特萨斯认为,设计的产品不仅要求有实用价值,更要表达一定的文化内涵,使设计成为某种文化系统的隐喻或符号。孟菲斯所代表的是激进设计关于功能多元性和主观性探索的核心,其代表作有卡尔顿书架与红色情人节之匣等。激进设计在很大程度上是试验性的,多作为博物馆藏品,但它们已对工业设计和理论界产生了巨大的影响,给人们以新的启迪。

波普运动

波普运动是一场前卫而又面向大众的设计运动,20世纪60年代兴起于英国并波及欧美,打破了战后工业设计局限于国际主义风格的单一设计面貌,代之以诙谐、幽默、人性化、多元化的设计。它反对一切虚无主义思想,通过塑造那些夸张的、视觉感强的、比现实生活更典型的形象来表达一种实实在在的写实主义。其风格特征的本质是形式主义的,追求性是上的异化以及娱乐化的表现主义;追求大众化的、通俗的趣味;在设计中强调新奇与独特,并大胆采用艳俗的色彩。从设计上来说,波普风格并不是一种一致性的风格,而是多元风格的混杂,其主张的是为大多数的、为年轻人而生产的、可一次性抛弃掉的诙谐有噱头的设计,消解了高雅艺术和通俗艺术之间的区别,让艺术平民化奏如日常生活,对由现代主义向后现代主义转变起到极其重要的作用。

名词解释

包豪斯

包豪斯是1919年两德统一后在德国魏玛成立的一所设计院校,是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院,也是世界上第一所推行现代设计教育、有完整设计教育宗旨和教学体系的学院,标志着现代设计教育的诞生。其教学特点为在设计中提倡自由创造;鼓励将手工艺与机器生产结合起来,用手工艺的技巧创作高质量的产品,并能供给工厂大批量生产;强调基础训练;讲究实际动手能力和理论素养并重;主张把学校教育与社会生产实践结合起来。其设计思想主张艺术与设计的统一,设计的目的是让人而不是产品,设计必须尊自然与客观的法则来进行。其办学宗旨为提倡艺术、工业、手工业结合,主张通过教育把不同设计综合,强调走非官方路线,大力宣传功能主义及承认现代工业,坚决反对任何装饰,主张标准化、批量化生产。这所旨在培养新型设计人才的学院,经历了三次搬迁与校长更换,最后受到纳粹政府的影响被迫关闭。其代表人物为包豪斯的第一任校长格罗皮乌斯,强调功能第一,形式第二,其代表作为欧洲第一栋玻璃幕墙建筑等。包豪斯的出现是欧洲艺术理论和经济共同发展下的必然结果,是现代主义发展和现代艺术教育之路上的里程碑,在设计发展史上的地位举足轻重。但过于强调理性和功能造成冷漠的风格,影响了人与产品之间的情感和谐,产品显得机械呆板、缺乏人情味。

乌尔姆设计学院

乌尔姆设计学院于1953年由马克思比尔和奥托艾舍所创立,于1955年正式招生,在德国设计史中有着特殊的地位,被称为“新包豪斯”,这暗示了其和高贵的文化出身。乌尔姆设计学院是二战后德国理性主义与美学思想的核心,其建校方针为技术与艺术统一,主张以系统思维为基础,通过系统设计使标准化的生产和多样化的选择结合起来,以满足不同的需要。加强了设计中的几何化,特别是直角化趋势。其代表人物为迪特拉姆斯,是德国著名设计师汉斯古格罗特的学生,追求功能的完美和形式的简约,提出了盛名的“好设计10原则”。乌尔姆设计学院对德国的设计发展起到了重要作用,培养大批设计人才,使德国设计有了合理统一的表现,真实地反映了德国发达的技术与文化。

简述题

包豪斯对现代设计教育的影响

对包豪斯前世今生后世关系进行分析,注意简答题审题,主义影响的主语与宾语。

总论点:包豪斯的简介、分别在几个方面对现代设计教育产生影响

分论点1:设计教育理念的建立

分论点2:设计教学体系的延续

分论点3:过分强调形式的警示

结论

正文

一战结束后,德国面临大工业发展急需创建新型设计艺术教育机构,在格罗皮乌斯的积极组织和筹划下,魏玛国立包豪斯学校应运而生。包豪斯作为现代艺术教育最重要的理论中心之一,有三个发展阶段:魏玛时期、德绍时期和柏林时期。其创始人格罗皮乌斯创造性地提出,通过艺术与技术的统一,培养出符合工业化时代需求的新型人才。包豪斯在设计发展史上的地位可谓举重若轻,其对现代设计教育产生的影响可由以下三个维度展开阐述

一、三大构成教育理念的建立

包豪斯强调基础的训练,以平面构成、立体构成和色彩构成等基础课程成为了包豪斯对现代工业设计做出的最大贡献之一。包豪斯注重平面设计的功能化探索,是现代平面设计的一个重要的起源。柏林时期结束后,原包豪斯任教教师莫霍里纳吉于美国芝加哥成立了新包豪斯学院,在此真正奠定了三大构成的教育基础。纳吉注重点线面关系,让学生通过实践了解到如何客观地分析二维与三维空间的构成。直至今日,三大构成的教育理念仍在各大院校发挥着积极作用,学生通过精确的平面构成进行有效的视觉传达、理解如何在三维空间中实现设计理念以及通过对色彩的理解创造出特定情感和功能需求的设计作品,切实地在实际设计中学会平衡艺术与功能。

二、设计艺术教学体系的延续

包豪斯建立了一整套的设计艺术教学方法和教学体系,认清“技术知识”可以传授,“创作能力”只能启发的事实。其提出的三个设计思想——艺术和技术的统一、设计的目的是人而不是产品、设计必须遵循自然与客观的法则进行——是落实教学体系的重要核心。包豪斯强调理论与实践的结合,广泛采用工作坊的教育体制与校企合作方式进行教学,迈出了现代设计与工业生产密切联系的第一步。通过设计与工艺的统一,为教育融合多种学科,注重培养学生跨领域跨学科的设计思维。这三个基本思想使现代设计教育逐步从理想主义走向现实主义,将学生的实际动手和理论素养并重培养,通过校企合作加强教育和市场的联系,使学生的作业同时也能是企业的项目和产品。当代中国设计教育的“产学研用”深度融合格局即是对这一模式的传承与创新。

三、过分强调几何形式的警示

虽说,包豪斯在设计发展史上的地位举足轻重,但其过度强调理性和功能造成冷漠的风格,反而忽视了人的心理需求,缺乏历史文脉与情感温度,导致形式主义严重。现代社会节奏加快,人们在被时代速度赶着走的同时,仍存留着对乌托邦的美好寄托与对历史文脉的复古留念,继续沿用抽象的几何图形反而会使现代设计后退脚步。因此,包豪斯与传统决裂的主张并不适用于现代设计教育,现代设计教育需要警示高度的理性化和严谨的功能化,把握好人与物间得以产生共鸣的正确距离,为冰冷无情的社会带来温暖美好的一方天地。

综上所述,包豪斯对于现代设计教育的影响包含三大构成教育理念的建立、设计艺术教学体系的延续以及过分强调几何形式的警示。当代设计教育与设计师在延续前人留下的设计教育教学模范时,也需注意结合时代的发展,不可盲目照搬前人经验,而更应该自主创新,实现符合当代设计的教育模式。

论述美国的商业设计

框架

总论点:美国主义的特点以商业主义为核心

分论点1:美国的社会历史背景为商业性设计提供了土壤

1.文化背景; 2.政治背景(罗斯福新政)

分论点2:历史设计运动

1.流线型运动; 2.有计划废止制度为商业性设计提供动力

分论点3:美国商业设计的利弊之处

1.与欧洲设计师的设计思想对比; 2.与当代设计师的社会责任心对比

正文

设计作为一种社会上公认的职业,起源于美国,核心为商业主义。美国把设计完全看作是一种纯商业竞争的武器,故亦称为美国商业设计。它是20世纪20-30年代激烈商品竞争的产物,因而一开始就带有浓厚的商业色彩。其改型不考虑产品的功能因素,只追求视觉上的新奇与刺激。本质上属于形式主义,在设计上强调形式第一,功能第二。在商品经济规律的支配下,现代主义的信条“形式追随功能”被“设计追随销售”取代。因此,引发美国早期工业设计发展的力量,不是知识分子的理想主义,也不是社会民主主义,而是十足的商业竞争。市场竞争机制在发展美国设计中起到了决定性的作用。

一、美国的社会历史背景为商业性设计提供了土壤。

(一)美国文化背景

商业性设计得以发展,离不开美国的文化背景。美国长期以来没有深厚的文化积累,由于移民文化的种种特征,才使得美国能够比世界上任何一个国家都更容易接受和吸收来自世界各个国家、各个地区、各个民族的文化。美国文化契合了资本主义和工业文明的内在特性“物质至上、效率至上、金钱至上”,这被视为美国经济成功的推动力量。

因为多元化,所以求同存异。因为无可追溯,所以面向现实。随着1925年法国巴黎装饰艺术工业博览会的举办,美国设计师们从博览会中得出一个结论:艺术设计可以成为生产和销售之间的桥梁。自此崛起相关产品设计、平面设计与建筑设计,如纽约帝国大厦与曼哈顿克莱斯勒大厦等。

(二)美国政治背景

作为一个分权、民主的国家,美国的设计没有受到权贵和精英的控制,而是充满了活力、民主与多样性。20世纪20年代末至30年代初,美国经历了最严重的经济危机,而美国总统罗斯福采用“新政”,顺应的是广大人民群众的意志,给当时美国的经济大危机带来光明的新生。20世纪30-40年代,经济危机后的生产过剩带来了消费市场的繁荣,汽车和家用电器迅速普及到每一个家庭。巨大的消费市场带来了各厂商的竞争,大到航天器内舱,小到香烟包装,设计的内容极为广泛。因此,美国在20世纪开始正式走上“艺术的商业化与商业的艺术化”道路。

二、历史设计运动

(一)流线型运动

流线型原是空气动力学明瓷,用于描绘表面光滑、线条流畅的物体形状,后作为一个新生名词由美国设计师贝尔盖茨正式提出,流行于美国20世纪20-30年代装饰运动时期。

早期流线型呈现“泪滴形”设计,在工业设计中成了一种象征速度和时代精神的造型语言,给大萧条中的人民带来一种希望和解脱。流线型设计的广泛流传,既发展了一种汽车美学,还渗入到家用产品领域,如波尔舍“甲壳虫小汽车”、梅赛德斯奔驰牌汽车与奥罗海勒Hotchkiss订书机等,实质上是一种外在的“样式设计”。然而,流线型作为设计样式广泛运用,造成存粹的形式主义,导致其形式上趋于失败。但,新的时代需要新的象征,与现代主义刻板的几何设计范式相比,以此获得了巨大的商业成功。

(二)有计划废止制度为商业性设计提供动力

有计划的废止制度是美国商业设计的可信,由通信公司总裁斯隆和设计师厄尔提出。在设计新的汽车样式时,必须有计划地考虑以后几年之间不断更换部分的设计样式以达到消费者心理老化的目的。这就基本造就一种形成有计划的样式老化过程制度,使企业获得巨大利益,是典型的美国市场竞争的产物。其制定者之一的设计师厄尔所倡导“概念车”和运动型赛车的生产计划对美国甚至世界对汽车行业皆造成深远影响,如其1953年设计的弗兰克尔韦特跑车,迄今仍被视为“最佳美国跑车”。毫无疑问,有计划废止制度带来了汽车外形设计的日趋豪华,并且推动了美国现代设计对于世界设计的最大贡献——工业设计,同时将它职业化,完成了美国现代设计的商业化目标。

三、美国商业设计的利弊之处

(一)与欧洲设计师的设计思想对比

设计作为经济的载体,同时也是思想载体。纵观美国艺术设计史,我们不难看出,美国设计师的思想体系与欧洲设计师的思想体系是泾渭分明的。

从设计目的上看,欧洲设计师趋向于以研究设计的社会功能为目的,尤其是现代主义运动期间,欧洲设计师们强调以人为本、服务大众的设计主张回应时代需求,形式上推崇非装饰的简单几何造型,如法戈斯鞋楦厂内的玻璃幕墙、勒柯布西耶所设计的萨伏伊别墅等。而美国设计趋向于以经济效益为设计追求。1908年,福特汽车公司以流水线的生产方式和低价格的商业策略设计并生产出T型车。大众文化的消费热潮促使设计师们遵循着设计服务市场的原则,为了提高商品的利润率而设计,也为了增加商品的附加值而设计。

从设计侧重点上看,欧洲设计师趋向于讲求理论研究与设计哲学,如工艺美术运动时期,面对工业产品审美疲劳的反感,设计师约翰拉斯金发表两本设计著作《建筑的七盏明灯》与《威尼斯的石头》,强调形式与功能的统一性。而美国设计师趋向于注重实用、经济、式样。美国第一代设计师雷蒙罗维认为,“最美丽的曲线就是销售上升的曲线”。美国设计师完全以市场为导向,没有欧洲同行那么多理论著作,在巨大经济实力的支撑下,把现代设计推向永远追逐市场的道路,推动了美国工业设计的发展。

尽管美国商业设计总是遵循着经济效益与实用主义的市场原则,但“功利”的侧重往往会让人忽视历史文脉、责任感与长期效益。在设计和生产的过程中,不仅要考虑到产品在市场中“能否销出”,还应充分考虑消费者的需求程度,如了解消费者的年龄层面、心理需求及消费方式等,使设计发挥出更大的社会效益,而不是只停留在“形式”之上。

(二)与当代设计师的社会责任心对比

20世纪,以美国商业设计进行的消费主义本身也有其内在的矛盾。在褒扬技术进步、商业发展的研究中,消费市场被视为现代性的推动力量,而在批判现代性对人的束缚和异化的研究中,设计又称为消费文化的始作俑者。因此,在当代设计的消费主义背景下,美国商业设计的弊端已经尤为明显。其一,美国商业设计舍弃文化包袱、追随市场的设计追求所呈现的功利性没有办法彻底打动消费者的内心。如今,人类社会俨然进入了一个“快餐时代”,人们将很快厌倦变换着不同式样的包装和形象,从而在盲目消费中迷失自我。其二,美国商业设计重视样式更新而忽略使用功能的局限性,在经济高速发展的同时造成了自然资源和社会财富的巨大浪费,这与当代所倡导的绿色设计完全站在了对立面,从而加重生态环境日益严重的失衡。正如“有计划废止制度”所导致的极其有害、用弊即弃的消费主义浪潮,偏离了现代主义功能主义和绿色主义的轨道。

巴巴纳克《为真实的世界设计》中提到,设计是一个观念性判断,设计师在做设计前,应考虑是否去做,是否值得去做,如何去做的问题。从文化传承的角度上看,当代设计师的社会责任心遵循着文脉主义原则,尊重历史、文化与传统,使设计成为传承文化的工具。从可持续发展的角度上看,设计师自动背负着绿色设计的社会责任,引导消费者形成绿色消费观念,共同推动社会向更加可持续、和谐的方向发展。

综上所述,美国商业设计完成了现代设计的商业化,但其只讲究设计式样的恶习造成了巨大资源的浪费。在消费主义思潮席卷全球的时代,设计师应该恪守己任,贯彻文脉传承与绿色设计的理念,以“为人类的利益而设计”作为设计的终极目的,使得设计真正成为人类所诚心向往的美丽新世界。

结合六朝时代背景简述其时代背景下的工艺美术特征

框架

1.交代六朝时代大背景,引出六朝工艺美术特征

2.六朝工艺美术特征:

清秀空疏,玄虚超脱(青瓷、花纹、画像砖);

玄学流行,文化交融(夹纻、石窟、染织);

3.总结、意义、影响、思辨

正文

六朝时期,在我国工艺美术发展史上,上承两汉,下启隋唐,是一个重要的过渡时期。这时,我国工艺美术,已进入了瓷器时代。社会的战乱与分裂对于当时人们的心理造成极大的摧残,因此,六朝的出土文物中大多带着清秀空疏与佛教的宗教意义。

一、清秀空疏,玄虚超脱。(青瓷、花纹、画像砖)

六朝是一个大动乱的时期,战乱和分裂使得各民族人们被迫四处迁徙,受尽了苦难,于是精神的苦闷掀起佛教的传播之兴。人们喜好放任无羁,超然物外,反映在装饰题材上,便显得清淡,使得六朝的艺术作品具有玄虚、恬静、超脱的特色。六朝最早的瓷器为青瓷,其中最富盛名的便是青瓷仰腹莲花尊。莲花在佛教中代表“净土”,象征“自性清净”,承载着使死者亡魂超度、免受轮回之苦的祈愿。在这一背景下,艺术作品的纹饰和造型便更倾向于简洁、含蓄,符合“道法自然”与佛教超脱思想的审美倾向。不仅如此,六朝的工艺美术上已常见植物纹样,打破了过去的神兽云气等动物纹传统内容,呈现于瓷器上与画像砖上的装饰花纹,如莲花纹、忍冬纹以及山石树木。不同于汉代的质朴古拙,六朝的装饰纹样具有较高的艺术性,更具有清秀雅致的艺术特色。这些植物纹饰的普及,也意味着六朝当时对于自然、净化与内心平和的深层次追求。

二、玄学流行,文化交融。(夹纻、石窟、染织

六朝动荡的社会对当时人们的影响并不小,民众渴望追求内心的平和,而各朝统治者也催生出向外贸易的萌芽。随着佛教思想的传播与国家政治格局的不断调整,佛教的宗教流行文化逐渐扩大,佛教教徒们为了宣传教义,开始利用夹纻工艺塑造佛像,以便装在车上游行,如戴逵所作佛像五躯,与顾恺之的维摩诘像狮子国的玉像,称为“瓦棺寺三绝”。而杜牧一句,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”也形象地说明了当时佛教流行的盛况,石窟艺术则是六朝工艺美术的另一辉煌,敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟、大同云冈石窟与麦积山石窟,是中国石窟艺术的巨大宝库,其内容之丰富、雕饰之静美,蔚为壮观,是人们在社会动荡之中对精神归属的渴望,也是对当时文化认同的深刻体现。佛教文化影响至深,统治者们通过丝绸之路,成功地将融合南北文化特色的蜀锦远销至中亚、欧洲,积极推动东西方的文化交流,也为后世染织工艺发展奠定基础。其代表作“联珠对兽纹锦”,兼具中国传统纹样的灵动与西域风格的规整,体现了六朝时期中外文化交融的艺术特色。

综上所述,六朝时期工艺美术制作的宗教化和受外来形式风格的影响,正是六朝时期的重要时代特色。不仅是对当时社会、政治与宗教环境的回应,更为后来唐代植物纹样的艺术发展奠定了基础。丰富了中国古代文化史,其出土的文物为后世研究我国佛教文化提供了丰富的资料和史实。其在苦难中孕育的坚韧与包容,成为了中国传统工艺美术的重要里程碑。

发布
问题

联系
客服

客服微信
扫码添加客服微信